Der ultimative Leitfaden für Grafikdesign-Stile (Von Barock bis Y2K)
Erstellt mit mew.design
Hast du dich jemals gefragt, was eine Marke zeitlos elegant statt kühn und modern wirken lässt? Das Geheimnis liegt in ihrem Grafikdesign-Stil.
Ein Grafikdesign-Stil ist mehr als nur eine Sammlung hübscher Bilder; er ist eine zusammenhängende visuelle Sprache, die die Persönlichkeit, die Werte und die Kernbotschaft einer Marke kommuniziert. Mit dem Aufkommen der KI-Technologie können dir leistungsstarke KI-Design-Agenten wie Mew Design jetzt helfen, atemberaubende Grafiken in verschiedenen Stilen durch einfache, natürliche Anweisungen zu generieren.
Dieser umfassende Leitfaden ist deine Anlaufstelle, um die reiche Geschichte des Designs zu erkunden, die Hauptmerkmale jedes Stils zu verstehen und fundierte Entscheidungen für deine eigene Marke und deine kreativen Projekte zu treffen.
Was sind Grafikdesign-Stile und warum sind sie wichtig?
Einfach ausgedrückt ist ein Grafikdesign-Stil ein einheitlicher Satz visueller Regeln – für Farben, Formen, Typografie und Komposition –, die zusammenwirken, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Sie zu verstehen ist entscheidend, denn sie sind ein mächtiges Werkzeug für:
- Branding: Ein einheitlicher Stil schafft Wiedererkennungswert und Vertrauen. Denke an Apples klaren Minimalismus, der sofort Raffinesse und Benutzerfreundlichkeit vermittelt.
- Kommunikation: Der Stil gibt den Ton an, bevor auch nur ein einziges Wort gelesen wird. Die rohe, chaotische Energie eines Punkrock-Plakats kommuniziert eine völlig andere Botschaft als das strukturierte, vertrauenswürdige Layout der Broschüre einer Anwaltskanzlei.
- Verbindung: Er spricht eine bestimmte Zielgruppe an, indem er ihre visuelle Sprache spricht. Ein verspielter, farbenfroher Stil könnte bei einem jüngeren Publikum Anklang finden, während ein zurückhaltender, eleganter Stil einen Luxusmarkt ansprechen könnte.
Infografik zum Vergleich von Grafikdesign-Stilen am Beispiel einer Kaffeemarke. Erstellt mit mew.design.
Eine visuelle Zeitleiste der Grafikdesign-Stile
Grafikdesign hat sich ständig weiterentwickelt, geprägt von Kunstbewegungen, technologischen Fortschritten und kulturellen Veränderungen. Diese Zeittafel bietet einen Einblick, wie sich die visuelle Sprache verändert hat, wobei jede Epoche auf der vorherigen aufbaute oder gegen sie rebellierte.
- 17. Jahrhundert & die Anfänge des Drucks: Bevor Grafikdesign ein Beruf war, beeinflussten die dramatischen, kunstvollen Prinzipien des Barock die frühe Druckdekoration und schufen einen Präzedenzfall für visuellen Reichtum.
- Spätes 19. - Frühes 20. Jahrhundert: Eine Rebellion gegen die industrielle Uniformität beginnt. Die fließenden, organischen Linien des Jugendstils weichen der radikalen Abstraktion von Avantgarde-Bewegungen wie Futurismus und Konstruktivismus sowie der schlanken Geometrie von Art déco und Bauhaus.
- Mitte des 20. Jahrhunderts: Die Nachkriegszeit schlägt zwei unterschiedliche Wege ein. Die klare, gitterbasierte Ordnung des Schweizer Stils dominiert das Corporate Design, während der verspielte Optimismus des Mid-Century Modern den Geist der Konsumkultur einfängt.
- Spätes 20. Jahrhundert: Eine kulturelle Explosion spiegelt sich im Design wider. Die Postmoderne bricht absichtlich mit den Regeln der Moderne, während Grunge die rohe, ungeschliffene Ästhetik der Underground-Musikszene widerspiegelt.
- Das digitale Zeitalter (späte 90er - heute): Der Aufstieg des Computers und des Internets schafft völlig neue Designparadigmen. Wir sehen die Y2K-Ästhetik, den Realismus des Skeuomorphismus, die Klarheit des Flat Designs und jetzt neue Dimensionen mit 3D, Glassmorphismus und KI-gestützter Kreation.
Zeittafel-Infografik der Grafikdesign-Stile. Erstellt mit Mew.Design.
Der komplette A-Z-Leitfaden zu Grafikdesign-Stilen
Hier ist dein unverzichtbares Nachschlagewerk zu den einflussreichsten Grafikdesign-Stilen.
Historische & grundlegende Stile
Dies sind die wegweisenden Designbewegungen, die mit der Vergangenheit brachen und die grundlegenden Prinzipien für die moderne visuelle Kommunikation schufen. Das Verständnis dieser historischen Stile ist der Schlüssel, um zu würdigen, woher die heutigen Trends kommen und wie sich die visuelle Sprache entwickelt hat.
1. Barock
Der Barockstil entstand im frühen 17. Jahrhundert in Europa, einer Zeit dramatischer wissenschaftlicher und religiöser Veränderungen. Obwohl es sich hauptsächlich um eine Kunst- und Architekturbewegung handelte, beeinflussten seine Kernprinzipien von Drama, Pracht und emotionaler Intensität die frühe Druck- und Dekorationskunst stark. Dieser opulente Designstil kann als Vorläufer dekorativerer Ästhetiken angesehen werden und etablierte eine visuelle Sprache voller Bewegung, Details und beeindruckender Komplexität.
Wichtige Persönlichkeiten: Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini (in Kunst und Skulptur).
Hauptmerkmale:
- Drama & Emotion: Starke Kontraste zwischen Licht und Schatten (Chiaroscuro), um dramatische Spannung zu erzeugen.
- Verschnörkelte Details: Reiche, komplizierte Verzierungen, einschließlich Schnörkel, Ranken und detaillierter Illustrationen.
- Gefühl von Bewegung: Dynamische Kompositionen, die energisch und voller Bewegung wirken.
Moderne Anwendungen: Seine Prinzipien finden sich in modernen maximalistischen Designs wieder. Er ist perfekt für Marken, die Luxus, Tradition und dramatischen Flair vermitteln wollen, wie bei hochwertigen Weinetiketten, Hochzeitseinladungen und klassischen Buchumschlägen.
Kühne 3D-Typografie trifft auf opulente barocke Details in einer lebendigen, modernen vertikalen Collage. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Die aufwendigen Titelseiten und Gravuren in Büchern aus dem 17. Jahrhundert zeigen oft barocke Gestaltungsprinzipien.
→ Entdecke unseren vollständigen Leitfaden zu barock-inspiriertem Design.
2. Jugendstil
Der Jugendstil, der in Europa von etwa 1890 bis 1910 florierte, war ein revolutionärer Grafikdesign-Stil, der aus dem Wunsch entstand, sich von den starren historischen Stilen der viktorianischen Ära zu lösen. Ziel war es, das Design zu modernisieren, indem Kunst in den Alltag integriert wurde, wobei die Inspiration aus den fließenden, ungezähmten Formen der Natur stammte.
Wichtige Persönlichkeiten: Alphonse Mucha, Henri de Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt.
Hauptmerkmale:
- Organische Formen: Dominiert von fließenden, geschwungenen und asymmetrischen „Peitschenhieb“-Kurven, inspiriert von der Natur (Ranken, Blumen, Insekten).
- Dekorative Illustration: Elegante, stilisierte Figuren (besonders Frauen mit langem, fließendem Haar), die nahtlos in ihre Umgebung integriert sind.
- Integrierte Typografie: Schriftzüge wurden oft von Hand gezeichnet und wurden Teil des Kunstwerks selbst, sich windend und drehend mit der Komposition.
Moderne Anwendungen: Perfekt für Marken, die Eleganz, Luxus und Kunstfertigkeit vermitteln wollen. Oft zu sehen auf Verpackungen für Kosmetika, Schokolade und alkoholische Getränke sowie im Branding von Boutique-Hotels.
Eine Verpackung im Vintage-Jugendstil mit fließenden organischen Motiven, einer eleganten Frauenfigur und integrierter dekorativer Typografie, inspiriert von Alphonse Mucha. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Alphonse Muchas Werbeplakate für Job-Zigaretten und verschiedene Theaterproduktionen.
→ Entdecke unseren vollständigen Leitfaden zum Jugendstil.
3. Futurismus
Der Futurismus, der im frühen 20. Jahrhundert kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Italien aufkam, war eine Avantgarde-Bewegung, die Dynamik, Geschwindigkeit, Technologie und die Maschine feierte. Dieser aggressive und energiegeladene Grafikdesign-Stil lehnte die Vergangenheit vollständig ab und versuchte, eine neue visuelle Sprache zu schaffen, die die aufregende, oft gewalttätige Energie der modernen Welt einfangen konnte.
Wichtige Persönlichkeiten: F.T. Marinetti, Umberto Boccioni.
Hauptmerkmale:
- Bewegung & Geschwindigkeit: Verwendete diagonale Linien, verschwommene Formen und Wiederholungen, um ein Gefühl von Bewegung zu erzeugen.
- Industrieller Einfluss: Feierte Autos, Flugzeuge und Industriemaschinen in seinen Bildern.
- Expressive Typografie: Brach mit traditionellen Layouts, verstreute Wörter und Buchstaben über die Seite, um einen dynamischen, explosiven Effekt zu erzielen.
Moderne Anwendungen: Seine Prinzipien beeinflussen Designs, die energisch, kühn und zukunftsorientiert sein sollen. Man sieht ihn im Tech-Branding, in der Sportwerbung und auf Veranstaltungsplakaten, die hohe Energie vermitteln müssen.
Futuristische Energie trifft auf Tech-Innovation in diesem kühnen, kinetischen Hackathon-Plakat. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: F.T. Marinettis experimentelle Typografie in seinem Buch Zang Tumb Tumb.
→ Entdecke die energiegeladenen Prinzipien des futuristischen Designs.
4. Dada
Entstanden in Zürich während des Ersten Weltkriegs (um 1916), war Dada weniger ein Stil als eine Anti-Kunst-, Anti-Kriegs-Bewegung, die Logik, Vernunft und die Ästhetik der modernen Gesellschaft ablehnte. Der daraus resultierende Grafikdesign-Stil war absichtlich chaotisch, irrational und absurd und nutzte Collage und Fotomontage, um Politik und Kultur zu kritisieren.
Wichtige Persönlichkeiten: Marcel Duchamp, Hannah Höch, Tristan Tzara.
Hauptmerkmale:
- Collage & Fotomontage: Kombinierte unterschiedliche Bilder und Texte aus Zeitungen und Zeitschriften, um schockierende, unsinnige Kompositionen zu schaffen.
- Zufall & Absurdität: Umarmte die Zufälligkeit in seinen Layouts.
- Ablehnung von Regeln: Brach absichtlich alle Konventionen von Typografie und Komposition.
Moderne Anwendungen: Sein rebellischer Geist lebt in Punk- und Grunge-Ästhetiken weiter. Wird von Marken und Künstlern verwendet, die subversiv, unkonventionell und kritisch gegenüber dem Mainstream erscheinen wollen.
Eine chaotische Collage im Dada-Stil, voller absurder Bilder, unpassender Typografie und fragmentierter Schlagzeilen. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Die experimentellen Layouts und Fotomontagen in Zeitschriften wie Dada und die Arbeiten von Hannah Höch.
→ Erforsche die chaotische Rebellion des Dada-Designs.
5. Konstruktivismus
Dieser einflussreiche Designstil entstand in den frühen 1920er Jahren in Russland nach der bolschewistischen Revolution. Anstatt rein künstlerisch zu sein, glaubte der Konstruktivismus, dass Kunst einem sozialen Zweck dienen und ein Werkzeug zum Aufbau einer neuen, kommunistischen Gesellschaft sein sollte. Er lehnte Kunst um der Kunst willen ab zugunsten von funktionalem, kraftvollem und sozial bewusstem Design.
Wichtige Persönlichkeiten: Alexander Rodtschenko, El Lissitzky.
Hauptmerkmale:
- Geometrische Abstraktion: Verwendete einfache geometrische Formen wie Kreise, Quadrate und Rechtecke.
- Begrenzte Farbpalette: Oft auf Rot, Schwarz und Weiß beschränkt, um maximale visuelle Wirkung zu erzielen.
- Fotomontage: Integrierte Fotografie auf dynamische Weise, um kraftvolle Botschaften zu schaffen.
- Dynamische Komposition: Verwendete starke diagonale Linien, um ein Gefühl von Bewegung und Energie zu erzeugen.
Moderne Anwendungen: Seine Prinzipien von kühner Typografie und dynamischen, geometrischen Layouts haben praktisch das gesamte moderne Grafikdesign massiv beeinflusst. Er wird oft in politischen Plakaten und aktivistischer Kunst zitiert.
Ein kühnes Plakat im konstruktivistischen Stil mit dynamischen Diagonalen, geometrischen Formen und Fotomontage – das eine kraftvolle, zweckgerichtete Botschaft in Rot, Schwarz und Weiß vermittelt. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Alexander Rodtschenkos ikonische Werbeplakate, wie das für den Lengiz-Verlag.
→ Lerne die kraftvollen Prinzipien des konstruktivistischen Designs.
6. Surrealismus
Der Surrealismus, der in den 1920er Jahren in Paris unter der Führung des Schriftstellers André Breton entstand, war eine kulturelle Bewegung, die versuchte, die Kraft des Unterbewusstseins freizusetzen. Der daraus resultierende Grafikdesign-Stil basiert nicht auf Logik oder Realität, sondern auf Träumen, Erinnerungen und bizarren Gegenüberstellungen und schafft so Bilder, die sowohl beunruhigend als auch faszinierend sind.
Wichtige Persönlichkeiten: Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst.
Hauptmerkmale:
- Traumhafte Bildsprache: Zeigte unlogische Szenen und seltsame, unerwartete Kombinationen von Objekten.
- Symbolismus: Verwendete Objekte symbolisch, um unterbewusste Gedanken und Wünsche zu erforschen.
- Realistische Technik: Verwendete oft hochrealistische und detaillierte Maltechniken, um das Unwirkliche glaubhaft erscheinen zu lassen.
Moderne Anwendungen: Beeinflusst stark die moderne Illustration, Werbung und Plakatgestaltung, wo das Ziel ist, nachdenklich, seltsam und unvergesslich zu sein.
Ein surrealistisches Plakat, das hyperrealistische Traumbilder und symbolische Objekte in einer unheimlichen, nachdenklichen Komposition mischt. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Salvador Dalís Gemälde Die Beständigkeit der Erinnerung mit seinen schmelzenden Uhren.
→ Tauche ein in die Traumwelt des surrealistischen Designs.
7. Bauhaus
Der Bauhaus-Designstil entstand an der einflussreichen Bauhaus-Schule in Deutschland (1919-1933). Gegründet von Walter Gropius, entstand er als Reaktion auf die dekorativen Exzesse älterer Stile und zielte darauf ab, Kunst, Handwerk und Technologie zu vereinen, um funktionale und schöne Objekte für die moderne Industriegesellschaft zu schaffen.
Wichtige Persönlichkeiten: Walter Gropius, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer.
Hauptmerkmale:
- “Form folgt Funktion”: Das Kernprinzip, dass Design praktisch sein und vor allem seinem Zweck dienen sollte.
- Geometrische Reinheit: Starke Betonung einfacher geometrischer Formen wie Kreis, Quadrat und Dreieck.
- Serifenlose Typografie: Befürwortete saubere, funktionale serifenlose Schriften, oft in Kleinbuchstaben.
- Asymmetrische Layouts: Verwendete strukturierte, aber dynamische asymmetrische Raster.
Moderne Anwendungen: Die Bauhaus-Philosophie ist die Grundlage für einen Großteil des modernen Designs, insbesondere im UI/UX, Möbeldesign und Corporate Branding, wo Klarheit und Funktionalität an erster Stelle stehen.
Ein lebendiger, vom Bauhaus inspirierter Umschlag mit kühnen geometrischen Formen, Primärfarben und verspielter serifenloser Typografie in einem dynamischen, asymmetrischen Layout. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Herbert Bayers Universalalphabet und der ikonische Wassily-Stuhl von Marcel Breuer.
→ Entdecke die grundlegenden Prinzipien des Bauhaus.
8. Art déco
Auf seinem Höhepunkt in den 1920er und 1930er Jahren war Art déco eine visuelle Feier des Glamours, der Ausgelassenheit und der maschinellen Modernität der Goldenen Zwanziger. Sein Name leitet sich von der Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes von 1925 in Paris ab und stand für Luxus, Fortschritt und einen zuversichtlichen Glauben an die Zukunft.
Wichtige Persönlichkeiten: A.M. Cassandre, Erté (Romain de Tirtoff).
Hauptmerkmale:
- Geometrische Formen: Starke Betonung auf scharfen, sich wiederholenden geometrischen Mustern wie Zickzacklinien, Chevrons und Sonnenstrahlen.
- Symmetrie & kühne Linien: Kompositionen sind oft streng symmetrisch mit kühnen, klaren Linien.
- Luxuriöses Gefühl: Verwendete schlanke, stromlinienförmige Formen und visuell reiche Materialien wie Chrom, Gold und polierten Lack.
- Typografie: Bevorzugte hohe, schmale, geometrische serifenlose Schriften.
Moderne Anwendungen: Ideal für hochwertige Luxusmarken. Häufig verwendet in Logos für Mode und Film, Hotel-Branding und Verpackungen für exklusive Produkte.
Ein glamouröses Art-déco-Plakat mit symmetrischen geometrischen Mustern, kühnen Linien und luxuriösen Gold- und Schwarztönen – das die Eleganz der 1920er Jahre und moderne Raffinesse ausstrahlt. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Das Plakat für den Film Metropolis und das ikonische Cover von Der große Gatsby.
→ Sieh dir atemberaubende Beispiele in unserem Art-déco-Stil-Leitfaden an.
9. Schweizer Stil (Internationaler Typografischer Stil)
Dieser hochinfluente Designstil wurde in den 1950er Jahren in der Schweiz entwickelt und baute auf den modernistischen Prinzipien des Bauhaus auf. Er strebte einen universellen, objektiven und rationalen Ansatz im Design an und glaubte, dass klare Kommunikation immer das oberste Ziel sein sollte.
Wichtige Persönlichkeiten: Armin Hofmann, Josef Müller-Brockmann.
Hauptmerkmale:
- Rastersystem: Unerschütterliches Bekenntnis zu einem mathematischen Raster für das Layout, das Ordnung und Einheit schafft.
- Serifenlose Typografie: Fast ausschließliche Verwendung von sauberen serifenlosen Schriften wie Helvetica und Univers, oft linksbündig mit rechtsseitigem Flattersatz gesetzt.
- Objektivität: Lehnte Dekoration und persönlichen Ausdruck zugunsten objektiver Fotografie und klarer, prägnanter Informationen ab.
- Negativraum: Verwendete großzügigen Leerraum als aktives und wichtiges Element des Designs.
Moderne Anwendungen: Seine Prinzipien sind die Grundlage des modernen Webdesigns, UI/UX und Corporate Brandings. Er vermittelt Klarheit, Professionalität und Vertrauenswürdigkeit.
Ein Plakat, das auf den Prinzipien des Schweizer Stils basiert – klare Typografie, ein strenges Raster und präzise Ausrichtung bringen Klarheit und Ordnung in diese rationale, minimalistische Vision der Zukunft der visuellen Kommunikation. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Josef Müller-Brockmanns Konzertplakate, die meisterhaft Typografie und geometrische Formen verwenden.
→ Lerne die Prinzipien in unserem Leitfaden zum Schweizer Stil.
10. Mid-Century Modern
Als breite Designbewegung, die in der Nachkriegszeit, etwa von 1945 bis 1965, populär wurde, spiegelte der Mid-Century Modern Grafikdesign-Stil den Optimismus, den Konsumismus und die Faszination für neue Technologien der Ära wider. Er ist bekannt dafür, freundlich, zugänglich und charmant retro zu sein.
Wichtige Persönlichkeiten: Saul Bass, Paul Rand, Ray und Charles Eames.
Hauptmerkmale:
- Verspielt & Organisch: Gekennzeichnet durch klare Linien gemischt mit sanften, organischen Kurven.
- Asymmetrie: Kompositionen waren oft asymmetrisch und dennoch ausgewogen.
- Illustrativ: Zeigte freundliche, oft skurrile Illustrationen und Symbole.
- Farbpalette: Verwendete eine unverwechselbare Palette aus hellen, optimistischen Farben (wie Mintgrün, Atomorange und Türkis) im Kontrast zu erdigen Tönen.
Moderne Anwendungen: Erweckt ein Gefühl von Nostalgie und Retro-Charme. Perfekt für Illustrationen, Branding für Start-ups und Verpackungen, die freundlich und zugänglich wirken sollen.
Ein charmantes Verpackungsdesign im Mid-Century Modern-Stil mit verspielten Illustrationen, Retro-Farben und freundlicher Typografie – das Vintage-Wärme mit zeitgenössischem Reiz verbindet. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Saul Bass’ ikonische Filmplakate und Titelsequenzen (z.B. Anatomie eines Mordes).
→ Entdecke den Charme des Mid-Century Modern Designs.
11. Psychedelisch
Entstanden aus der Gegenkulturbewegung der 1960er Jahre, war das psychedelische Design eine visuelle Rebellion gegen den starren Modernismus der Zeit, stark beeinflusst von psychedelischer Musik und halluzinogenen Erfahrungen. Es zielte darauf ab, eine visuelle Darstellung eines veränderten Bewusstseinszustands zu schaffen.
Wichtige Persönlichkeiten: Wes Wilson, Victor Moscoso, Peter Max.
Hauptmerkmale:
- Verzerrte Visuals: Zeigte wirbelnde, schmelzende und abstrakte Formen, die einen bewusstseinsverändernden Effekt erzeugten.
- Unleserliche Typografie: Handgezeichnete Schriftzüge, die oft bis zur Unleserlichkeit verzerrt waren und Teil des Gesamtbildes wurden.
- Vibrierende Farben: Verwendete intensive, kontrastreiche und oft aufeinanderprallende Farbkombinationen, um ein Gefühl der Vibration zu erzeugen.
Moderne Anwendungen: Wird für Musikfestival-Plakate, Album-Cover und Marken verwendet, die eine kreative, freigeistige oder bewusstseinserweiternde Ausstrahlung vermitteln wollen.
Ein bewusstseinsveränderndes psychedelisches Plakat mit wirbelnden Formen, vibrierenden Farben und verzerrter Typografie – das den Geist eines kosmischen Musikerlebnisses einfängt. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Die Konzertplakate für Veranstaltungsorte wie The Fillmore in San Francisco.
→ Verstehe den rebellischen Geist des psychedelischen Stils.
12. Pop-Art
Der Pop-Art-Designstil begann in den 1950er Jahren und explodierte in den 1960er Jahren. Er forderte die Traditionen der bildenden Kunst heraus, indem er Bilder aus der Populärkultur wie Werbung und Comics einbezog. Er verwischte die Grenzen zwischen hoher und niederer Kunst und feierte das Alltägliche und Kommerzielle.
Wichtige Persönlichkeiten: Andy Warhol, Roy Lichtenstein.
Hauptmerkmale:
- Massenkultur-Bildsprache: Verwendete Bilder aus Werbung, Comics und alltäglichen Konsumgütern.
- Kühn & Lebendig: Verwendete helle, gesättigte Farben und kühne Umrisse.
- Wiederholung: Wiederholte oft Bilder innerhalb eines einzigen Werks, um die Massenproduktion widerzuspiegeln.
- Ben-Day-Punkte: Roy Lichtenstein verwendete bekanntlich Punkte, um das Aussehen des kommerziellen Comic-Drucks nachzuahmen.
Moderne Anwendungen: Dieser Stil bleibt in der Werbung, der redaktionellen Illustration und der Mode wirkungsvoll, um kühne, ironische und auffällige Visuals zu schaffen.
Eine kühne, von Pop-Art inspirierte Anzeige, die vor Comic-Flair, gesättigten Farben und druckvoller Wiederholung nur so strotzt – sie feiert das Alltägliche mit ironischem, wirkungsvollem Stil. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Andy Warhols Serie Campbell’s Soup Cans.
→ Erfahre, wie Pop-Art das moderne Design weiterhin beeinflusst.
Moderne & zeitgenössische Stile
Mit fortschreitender Technologie und fragmentierter Kultur wichen die strengen Regeln der Moderne vielfältigeren, persönlicheren und manchmal rebellischen Arten des Grafikdesigns. Diese zeitgenössischen Stile spiegeln die Komplexität unserer modernen Welt wider, von extremer Einfachheit bis hin zu vielschichtigem Chaos.
13. Postmoderne
Der postmoderne Designstil, der in den späten 1970er und 1980er Jahren aufkam, war eine direkte, oft spielerische Rebellion gegen die starren Regeln und die wahrgenommene Ernsthaftigkeit der Moderne und des Schweizer Stils. Er erklärte, dass Design ausdrucksstark, dekorativ und eklektisch sein könne und brach mit dem Mantra „Form folgt Funktion“.
Wichtige Persönlichkeiten: Wolfgang Weingart, April Greiman, Paula Scher.
Hauptmerkmale:
- Regelbruch: Brach absichtlich Raster, mischte Schriftarten und schichtete Elemente auf scheinbar chaotische Weise.
- Eklektisch: Mischte frei historische Stile und verschiedene Ästhetiken miteinander.
- Ausdrucksstark & Verspielt: Bevorzugte Collagen, kräftige Farben und ausdrucksstarke, dekorative Formen.
Moderne Anwendungen: Sein Einfluss zeigt sich in Designs, die ausdrucksstark, vielschichtig und unkonventionell sind. Die Zine-Kultur, experimentelle Plakate und Marken mit rebellischer Identität schöpfen oft aus postmodernen Prinzipien.
Ein regelbrechendes postmodernes Zine-Cover voller geschichteter Schrift, kollidierender Stile und Collage-Chaos – wo Design der Ordnung trotzt und dem Ausdruck den Vorzug gibt. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Die experimentelle Typografie von Wolfgang Weingart und die frühen digitalen Arbeiten von April Greiman.
→ Erforsche die regelbrechende Freiheit des postmodernen Designs.
14. Minimalismus
Obwohl seine Wurzeln in der Moderne liegen, wurde der Minimalismus als eigenständiger Grafikdesign-Stil im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert dominant. Er ist eine Philosophie des „Weniger ist mehr“ und glaubt, dass eine Botschaft stärker sein kann, wenn alle nicht wesentlichen Elemente entfernt werden und nur reiner, fokussierter Inhalt übrig bleibt.
Wichtige Persönlichkeiten: Beeinflusst von Pionieren wie Ludwig Mies van der Rohe (Architektur) und übernommen von Designern wie Dieter Rams (Produktdesign).
Hauptmerkmale:
- “Weniger ist mehr”: Die Kernphilosophie besteht darin, alle nicht wesentlichen Elemente zu entfernen.
- Negativraum: Verwendet großzügigen weißen oder leeren Raum als primäres Gestaltungselement, um Fokus und Eleganz zu schaffen.
- Einfache Farbpalette: Oft monochromatisch oder verwendet eine sehr begrenzte und bewusste Auswahl an Farben.
- Klare Typografie: Basiert auf einer einzigen, gut gewählten serifenlosen Schriftart.
Moderne Anwendungen: Dominant im Tech-Bereich (Apple), im Luxus-Branding (Chanel), in der Architektur und im UI/UX-Design. Er vermittelt Raffinesse, Selbstvertrauen und Klarheit.
Eine minimalistische Tech-Homepage, die Klarheit, Leerraum und Zurückhaltung nutzt, um Präzision und Eleganz zu kommunizieren – wo jedes Element einem Zweck dient. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Das Branding und Produktdesign von Apple unter Steve Jobs und Jony Ive.
→ Meistere die Kunst der Einfachheit mit unserem Minimalismus-Leitfaden.
15. Maximalismus
Als direkte Reaktion auf die Zurückhaltung des Minimalismus hat sich der Maximalismus in den letzten Jahren als eine Feier des Überflusses, der Individualität und des kühnen Ausdrucks etabliert. Er operiert nach der Philosophie „Mehr ist mehr“ und schafft reiche, immersive visuelle Erlebnisse.
Wichtige Persönlichkeiten: Dies ist eher ein zeitgenössischer Trend als eine formale Bewegung, wobei Persönlichkeiten wie die Designerin Camille Walala und der Künstler Hassan Hajjaj seinen Geist verkörpern.
Hauptmerkmale:
- “Mehr ist mehr”: Füllt den Raum mit reichen Schichten von Elementen, Farben und Texturen.
- Eklektisch & Kühn: Mischt verschiedene Stile, Muster und Schriftarten in einer einzigen Komposition.
- Lebendige Farben: Verwendet eine furchtlose, gesättigte und oft unkonventionelle Farbpalette.
Moderne Anwendungen: Perfekt für Marken, die kühn, energisch und unkonventionell erscheinen wollen. Häufig in der Mode, bei der Veranstaltungsförderung und im Gastgewerbedesign.
Ein Aufruhr aus Farbe, Schrift und Mustern – dieses maximalistische Plakat verwandelt visuelles Chaos in ein kühnes Mode-Statement, das sich weigert, ignoriert zu werden. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Jüngste Werbekampagnen für Marken wie Gucci oder die lebendige Identitätsarbeit für Musikfestivals.
→ Tauche ein in die lebendige Welt des maximalistischen Designs.
16. Grunge
Entstanden aus der Alternative-Rock- und Grunge-Musikszene der 1990er Jahre, war dieser Grafikdesign-Stil eine visuelle Ablehnung der sauberen, polierten Unternehmensästhetik der 1980er Jahre. Er umarmte einen rohen, ungeschliffenen und oft chaotischen Look, der sich authentischer und menschlicher anfühlte.
Wichtige Persönlichkeiten: David Carson, Neville Brody.
Hauptmerkmale:
- Abgenutzte Texturen: Integriert körnige Fotos, zerrissenes Papier, Flecken und schmutzige Hintergründe.
- Chaotische Layouts: Lehnt Raster zugunsten von geschichteten, unordentlichen und scheinbar zufälligen Kompositionen ab.
- Unkonventionelle Typografie: Verwendet überlappende, verzerrte und manchmal unleserliche Schriftarten.
Moderne Anwendungen: Wird verwendet, um eine rohe, kantige und anti-etablierte Haltung zu vermitteln. Immer noch in Musik, Mode und jugendorientiertem Branding zu sehen.
Bei Grunge geht es nicht um Perfektion – es geht um Emotion, Textur und Rebellion. Dieses Design nutzt diese rohe Energie, um ein Cover zu schaffen, das sich so rau und authentisch anfühlt wie die Musik darin. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: David Carsons bahnbrechende Arbeit für das Magazin Ray Gun.
→ Verstehe den rebellischen Geist des Grunge-Stils.
17. Brutalismus
Im digitalen Design entstand der Brutalismus Mitte der 2010er Jahre, inspiriert von den rohen, schmucklosen Betonformen der brutalistischen Architektur. Es ist ein robuster, oft unbequemer Stil, der rohe Funktion und Ehrlichkeit über traditionelle Ästhetik stellt.
Wichtige Persönlichkeiten: Pascal Deville, Schöpfer des einflussreichen Archivs brutalistwebsites.com, half, die digitale Bewegung zu definieren und zu popularisieren.
Hauptmerkmale:
- Roh & Unfertig: Sieht oft aus wie ungestyltes HTML mit rohen Textlinks und Systemschriften.
- Krasser & Kollidierend: Verwendet kräftige, oft kollidierende Farben und eine krasse, kontrastreiche Typografie.
- Ablehnung von Konventionen: Ignoriert bewusst traditionelle Designprinzipien von Schönheit und Benutzerfreundlichkeit, um eine kühne Aussage zu machen.
Moderne Anwendungen: Wird von Kunstkollektiven, Portfolios und Modemarken verwendet, die kantig, ehrlich und anti-korporativ erscheinen wollen.
Ein Plakat, das den Trotz des brutalistischen Grafikdesigns gegenüber konventioneller Schönheit kanalisiert – ein rohes, disruptives Bild, das zur Underground-Kunstkultur und post-digitalen Rebellion passt. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Die Websites von Designern und Studios, die diese rohe Ästhetik annehmen, wie die Balenciaga-Website.
→ Erforsche die rohe Kraft des brutalistischen Webdesigns.
18. Organisch / Handgezeichnet
Als direkte Antwort auf die kalte Präzision digitaler Werkzeuge betont der organische oder handgezeichnete Grafikdesign-Stil eine menschliche Note, Unvollkommenheit und Authentizität. Es ist weniger eine spezifische historische Bewegung als vielmehr eine zeitlose Philosophie, die die Hand des Künstlers bei der Schaffung einer warmen und persönlichen Verbindung zum Publikum schätzt.
Wichtige Persönlichkeiten: Zeitgenössische Schriftkünstler wie Jessica Hische und Illustratoren, deren Arbeit Marken wie Mailchimp definiert, haben diese Ästhetik verfochten.
Hauptmerkmale:
- Unvollkommene Linien: Umarmt das natürliche Wackeln und die Variation von handgezeichneten Linien und Illustrationen.
- Natürliche Texturen: Integriert oft Papier-, Aquarell- oder skizzenartige Texturen.
- Individuelle Typografie: Zeigt Handlettering oder freundliche, zugängliche Skriptschriften.
- Erdige & Ansprechende Farben: Tendiert dazu, eine weichere, natürlichere Farbpalette zu verwenden.
Moderne Anwendungen: Ideal für Marken, die authentisch, nachhaltig und freundlich erscheinen wollen. Es ist perfekt für handwerkliche Lebensmittelverpackungen, Cafés, Wellness-Apps und Kinderprodukte.
Ein Verpackungskonzept, das den organischen Grafikstil kanalisiert – handgemacht, erdig und von Herzen kommend – entworfen, um bewusste Verbraucher und Kaffeeliebhaber anzusprechen, die Authentizität schätzen. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Das illustrative und freundliche Branding von Mailchimp und die ansprechenden Illustrationen von Headspace.
→ Bringe Menschlichkeit in deine Arbeit mit dem handgezeichneten Stil.
19. Abstrakt
Der abstrakte Grafikdesign-Stil wurzelt in den Kunstbewegungen des frühen 20. Jahrhunderts und verwendet Form, Farbe und Textur, um eine Stimmung statt einer wörtlichen Darstellung zu schaffen. Er kommuniziert auf emotionaler und sensorischer Ebene und befreit das Design von den Zwängen des Realismus.
Wichtige Persönlichkeiten: Historisch beeinflusst von Künstlern wie Wassily Kandinsky. Im Grafikdesign ist Paul Rand ein Meister, der abstrakte Formen für die Unternehmensidentität verwendete.
Hauptmerkmale:
- Nicht-gegenständlich: Versucht nicht, ein Objekt realistisch darzustellen.
- Fokus auf Komposition: Basiert auf dem Zusammenspiel von Formen, Linien und Farben, um ein visuelles Erlebnis zu schaffen.
- Erweckt Emotionen: Zielt darauf ab, ein Gefühl zu erzeugen oder eine Idee durch visuelle Sensation zu vermitteln.
Moderne Anwendungen: Weit verbreitet im Branding (insbesondere für Tech- und Beratungsunternehmen), bei Verpackungen und Plakaten, wo ein einzigartiges und nachdenkliches Bild gewünscht wird.
Ein lebendiges Spiel abstrakter Formen und geschichteter Farben, das den Geist von Innovation und emotionalem Ausdruck einfängt – ein Design, das den Betrachter einlädt, Ideen jenseits des Wörtlichen zu erkunden und kreative Freiheit zu umarmen. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Paul Rands ikonische Logos für IBM, ABC und UPS, die einfache abstrakte Formen verwenden, um unvergessliche Identitäten zu schaffen.
→ Lerne, wie man abstrakte Formen in Designs verwendet.
20. Geometrisch
Als zeitloser Stil mit Wurzeln in vielen Bewegungen stützt sich der geometrische Grafikdesign-Stil auf die visuelle Kraft einfacher Formen wie Kreise, Quadrate und Dreiecke. Er schafft ein Gefühl von Ordnung, Stabilität und technologischer Präzision.
Wichtige Persönlichkeiten: Die Prinzipien waren zentral für Bauhaus- und Schweizer Stil-Meister wie Josef Müller-Brockmann.
Hauptmerkmale:
- Formbasiert: Kompositionen werden hauptsächlich aus Kreisen, Quadraten, Dreiecken und Sechsecken aufgebaut.
- Ordnung & Muster: Verwendet oft Wiederholung und Symmetrie, um komplexe und visuell ansprechende Muster zu schaffen.
- Sauber & Modern: Die Verwendung von scharfen Linien und klaren Formen verleiht ihm ein sauberes, logisches und modernes Gefühl.
Moderne Anwendungen: Extrem vielseitig. Wird für Logodesign, Verpackungsmuster, Plakate und Webdesign verwendet, um ein Gefühl von Ordnung, Technologie und Stabilität zu schaffen.
Eine präzise Komposition aus geometrischen Formen und scharfen Linien, die Klarheit, Ordnung und technologische Raffinesse verkörpert. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Das Piktogramm- und visuelle Identitätssystem, das Otl Aicher für die Olympischen Spiele 1972 in München schuf.
→ Sieh, wie geometrisches Design Struktur und Schönheit schafft.
Digitale & UI/UX-Stile
Der Beginn des Personal Computers und des Internets eröffnete eine neue Grenze für die visuelle Kommunikation. Die folgenden Arten von Grafikdesign wurden für den Bildschirm geboren, speziell für die interaktive, pixelbasierte Welt von Benutzeroberflächen, Websites und digitalen Erlebnissen geschaffen. Diese Stile priorisieren Benutzerfreundlichkeit, Interaktivität und die einzigartigen Eigenschaften des digitalen Mediums.
21. Y2K-Revival
Der Y2K-Grafikdesign-Stil ist ein aktueller Trend, der von der Nostalgie für die Ästhetik der späten 1990er und frühen 2000er Jahre angetrieben wird. Es ist eine Form des Retro-Futurismus, der den „techno-utopischen“ Optimismus des frühen Internetzeitalters neu interpretiert, eine Zeit klobiger Hardware, Einwahlmodems und einer Faszination für eine digitale Zukunft, die zum Greifen nah schien.
Wichtige Persönlichkeiten: Ein Trend, der von einer neuen Generation von Designern auf sozialen Medienplattformen wie TikTok und Instagram populär gemacht wurde.
Hauptmerkmale:
- Frühe CGI-Ästhetik: Zeigt Low-Poly-3D-Modelle, metallischen Glanz und blasenartige Formen.
- Transluzente & irisierende Elemente: Ahmt das Aussehen von durchscheinender Kunststoffhardware (wie dem iMac G3) und holografischen Texturen nach.
- Futuristische Typografie: Verwendet klobige, oft metallische oder chromeffektartige Schriften.
- Helle, säuerliche Farben: Eine Palette aus glänzendem Blau, Silber, leuchtendem Pink und Lindgrün ist üblich.
Moderne Anwendungen: Wird stark im Mode-Branding, in der Musik (Album-Cover und Tour-Visuals) und im Social-Media-Marketing für die Gen Z verwendet.
Ein lebendiges Y2K-Design mit durchsichtigen Kunststoffen, metallischem Glanz und klobigen Chrom-Schriften, das die Nostalgie des frühen Internets und retro-futuristischen Optimismus einfängt. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Die visuelle Identität und das Merchandise für Musiker wie Olivia Rodrigo und Charli XCX enthalten oft starke Y2K-Elemente.
→ Erforsche den Retro-Futurismus des Y2K-Revivals.
22. 3D-Design / CGI
3D-Design verwendet moderne Software, um Bilder und Animationen mit Tiefe, Textur und Realismus zu erstellen, die einst unmöglich waren. Es hat sich von einem Nischen-Spezialeffekt zu einer Mainstream-Ästhetik entwickelt, die das Reale und das Virtuelle miteinander verbindet.
Wichtige Persönlichkeiten: Dieses Feld wird von Studios und Einzelkünstlern vorangetrieben. Beeple (Mike Winkelmann) brachte die tägliche CGI-Kunst ins Rampenlicht, während Studios wie Man vs Machine hochmoderne 3D-Motion-Graphics für globale Marken erstellen.
Hauptmerkmale:
- Tiefe & Realismus: Schafft ein greifbares Gefühl von Tiefe und Dimension.
- Lebensechte Texturen: Kann reale Materialien (wie Metall, Glas, Stoff) mit unglaublicher Genauigkeit nachahmen.
- Fantasievolle Bildsprache: Ermöglicht die Erstellung von fantasievollen Charakteren, Umgebungen und abstrakten Formen.
Moderne Anwendungen: Allgegenwärtig im Branding für Tech-Unternehmen, bei Produkt-Mockups, Motion Graphics und in der Werbung, um auffällige, hochwertige Visuals zu schaffen.
Ein beeindruckendes 3D-Design, das lebensechte Texturen und Tiefe mit fantasievollen, futuristischen Formen verbindet – es liefert ein poliertes Bild, das die Brücke zwischen Realität und digitaler Kreativität schlägt. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Apples fließende und detaillierte Produktlaunch-Animationen sind ein Paradebeispiel für hochwertiges kommerzielles 3D-Design.
→ Entdecke die immersive Welt des 3D-Designs.
23. Skeuomorphismus
Ein populärer Stil im frühen digitalen Design, besonders in den 2000er Jahren, zielte der Skeuomorphismus darauf ab, neue Technologien vertraut und intuitiv wirken zu lassen. Diese Art des Grafikdesigns erreichte dies, indem digitale Oberflächenelemente ihre realen Gegenstücke in Aussehen und Haptik nachahmten.
Wichtige Persönlichkeiten: Scott Forstall, ehemaliger Senior VP für iOS bei Apple, war ein wichtiger Befürworter dieses Stils in der frühen iPhone-Software.
Hauptmerkmale:
- Nachahmung der realen Welt: Digitale Elemente sind so gestaltet, dass sie wie physische Objekte aussehen (z. B. eine Notiz-App, die wie ein Papierblock aussieht, ein Papierkorb-Symbol, das wie ein echter Mülleimer aussieht).
- Texturen & Schatten: Verwendet realistische Texturen, Verläufe und Schlagschatten, um ein Gefühl von Tiefe und Greifbarkeit zu erzeugen.
Moderne Anwendungen: Obwohl im UI-Bereich weitgehend durch Flat Design ersetzt, werden seine Prinzipien immer noch im Game-Design und für Symbole verwendet, bei denen eine sofortige Wiedererkennung entscheidend ist.
Eine taktile App-Oberfläche, die digitale Elemente zum Leben erweckt, indem sie reale Texturen und Schatten nachahmt – sie verkörpert Vertrautheit und intuitives Design durch reiche skeuomorphische Details. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Die ursprüngliche Benutzeroberfläche von Apples iOS (bis iOS 6) mit ihren realistisch aussehenden Notizen, dem Kalender und dem „Zum Entsperren schieben“-Button.
→ Besuche die Ära des skeuomorphischen Designs erneut.
24. Flat Design
Flat Design wurde in den frühen 2010er Jahren als direkte Reaktion auf den Skeuomorphismus populär. Es umarmt die zweidimensionale Natur des Bildschirms und konzentriert sich vor allem auf Einfachheit, Klarheit und Benutzerfreundlichkeit.
Wichtige Persönlichkeiten: Von Microsoft mit ihrer Metro Design Language vorangetrieben und weltweit von Apple mit der Veröffentlichung von iOS 7 popularisiert.
Hauptmerkmale:
- Zweidimensional: Entfernt alle 3D-Effekte wie Schlagschatten, Verläufe und Texturen.
- Einfachheit & Klarheit: Verwendet einfache Formen, leuchtende Volltonfarben und saubere Typografie.
- Fokus auf Benutzerfreundlichkeit: Zielt darauf ab, saubere, leicht zu navigierende Benutzeroberflächen zu schaffen.
Moderne Anwendungen: Der dominante Stil für moderne Websites, mobile Apps und Software-Interfaces.
Ein klarer und minimaler Startbildschirm, der Komplexität reduziert – er zeigt die Klarheit, die leuchtenden Farben und die unkomplizierte Benutzerfreundlichkeit des Flat Designs für ein nahtloses digitales Erlebnis. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Apples iOS 7+ Interface-Design, Googles Material Design und Microsofts Metro Design Language.
→ Meistere die Prinzipien des modernen Flat Designs.
25. Liquid / Abstract Flow
Dieser hochmoderne Grafikdesign-Stil wird durch seine fließenden, amorphen und dynamischen Formen definiert. Er verwendet oft Verläufe und ein Gefühl der Bewegung, um Bilder zu schaffen, die sich organisch, energiegeladen und futuristisch anfühlen.
Wichtige Persönlichkeiten: Als aktueller Trend wird er eher von Kreativagenturen und Tech-Unternehmen als von einzelnen Personen definiert.
Hauptmerkmale:
- Amorphe Formen: Verwendet fließende, flüssigkeitsähnliche Formen, die sich starrer Geometrie widersetzen.
- Verläufe & Farbe: Verwendet oft lebendige Verläufe, um den Formen Leben und Dimension zu verleihen.
- Gefühl von Bewegung: Die Kompositionen fühlen sich dynamisch und in Bewegung an.
Moderne Anwendungen: Beliebt bei Tech-Start-ups, Kreativagenturen und Marken, die innovativ, anpassungsfähig und auf dem neuesten Stand der Technik erscheinen wollen.
Eine dynamische Mischung aus fließenden Formen und lebendigen Verläufen – dieses Design pulsiert mit Bewegung und Energie und verkörpert den futuristischen und anpassungsfähigen Geist moderner Tech-Innovation. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Das Webdesign und Branding für Unternehmen wie Stripe, die oft fließende Verläufe und abstrakte Hintergrundformen verwenden.
→ Sieh, wie Liquid-Design ein Gefühl des Fließens erzeugt.
26. Glitch Art
Glitch Art verwendet absichtlich digitale Fehler und Artefakte zu ästhetischen Zwecken. Sie entstand aus einer Faszination für die Unvollkommenheiten der Technologie und verwandelt Datenkorruption, Pixelierung und digitales Rauschen in eine fesselnde visuelle Sprache.
Wichtige Persönlichkeiten: Frühe Pioniere wie Ant Scott (Beflix) erkundeten diese Ästhetik, die später von unzähligen digitalen Künstlern auf Plattformen wie Tumblr und Instagram populär gemacht wurde.
Hauptmerkmale:
- Korrupte Ästhetik: Zeigt verzerrte Bilder, Pixelierung und Farbverläufe.
- Digitales Rauschen: Integriert Elemente, die wie statisches Rauschen oder Datenfehler aussehen.
- Futuristisch & Dystopisch: Kann Gefühle einer futuristischen, technologiegesättigten oder sogar dystopischen Welt hervorrufen.
Moderne Anwendungen: Perfekt für Musikveranstaltungen, Tech-Konferenzen und Marken im Gaming- oder Cybersicherheitsbereich, die einen kantigen, digital-nativen Look wollen.
Eine rohe Kollision von Pixelierung, Verzerrung und digitalem Rauschen – dieses Glitch-Art-Plakat kanalisiert die unvollkommene Schönheit der Technologie und evoziert eine futuristische Welt, in der Chaos und Kontrolle aufeinanderprallen. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Die Ästhetik ist prominent in Musikvideos wie A$AP Rockys „L$D“ und in den Titelsequenzen von Serien wie Mr. Robot.
→ Erforsche die verzerrte Schönheit von Glitch Art.
27. Holografisch / Irisierend
Dieser aktuelle Grafikdesign-Stil ahmt den Effekt von Licht nach, das durch ein Prisma oder Hologramm gebrochen wird. Er erzeugt schimmernde, mehrfarbige metallische Texturen, die sich sowohl futuristisch als auch ätherisch anfühlen.
Wichtige Persönlichkeiten: Ein trendgetriebener Stil, der von Modehäusern und Designstudios in sozialen Medien populär gemacht wurde.
Hauptmerkmale:
- Schimmernde Texturen: Verwendet Verläufe, die zwischen mehreren Pastell- und Neonfarben wechseln.
- Metallischer Glanz: Hat oft ein metallisches oder perlmuttartiges Finish.
- Futuristisches Gefühl: Erweckt ein Gefühl von Hochtechnologie und Fantasie.
Moderne Anwendungen: Beliebt in der Mode, bei Schönheitsverpackungen, im Tech-Branding und bei Social-Media-Grafiken, um einen trendigen, auffälligen und magischen Effekt zu erzeugen.
Ein schimmernder Tanz aus Pastell- und Neonverläufen mit metallischem Glanz – dieses irisierende Design fängt eine futuristische Eleganz ein, die sich sowohl magisch als auch modern anfühlt. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Weit verbreitet im Marketing von Nike für futuristische Sneaker und auf Verpackungen für Marken wie Fenty Beauty.
→ Entdecke den futuristischen Glanz des irisierenden Designs.
28. Claymorphismus
Als eine Weiterentwicklung des 3D-Designs für UI verwendet der Claymorphismus-Designstil glatte, abgerundete, tonähnliche Grafiken. Er erzeugt ein weiches, leichtes und taktiles Gefühl, als ob die UI-Elemente aufgeblasen und berührbar wären.
Wichtige Persönlichkeiten: Dieser Stil wurde durch eine Welle von UI/UX-Designern auf kreativen Plattformen wie Dribbble und Behance populär gemacht.
Hauptmerkmale:
- Weiches & Aufgeblasenes 3D: Zeigt glatte, abgerundete Formen, die wie weicher Ton aussehen.
- Innere & Äußere Schatten: Verwendet subtile innere und äußere Schatten, um die Illusion des Aufgeblasenseins zu erzeugen.
- Leicht & Minimal: Oft vor einem einfachen, hellen Hintergrund platziert.
Moderne Anwendungen: Wird in Benutzeroberflächen für mobile Apps und Dashboards verwendet, um ein freundliches, einfaches und taktiles Benutzererlebnis zu schaffen.
Weiche, aufgeblasene Formen und subtile Schatten vereinen sich zu einer taktilen, freundlichen Benutzeroberfläche – dieses Claymorphismus-Design lädt Benutzer ein, sich mit einem leichten, zugänglichen digitalen Erlebnis zu beschäftigen. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Obwohl noch im Kommen, ist er weit verbreitet in konzeptionellen UI-Designs auf Dribbble und beginnt, in Fintech- und Gesundheits-App-Interfaces aufzutauchen.
→ Erfahre mehr über das weiche und taktile Gefühl des Claymorphismus.
29. Glassmorphismus
Ein beliebter UI-Trend, der Glassmorphismus, ahmt das Aussehen von Milchglas nach. Er fügt den Oberflächen Tiefe und Hierarchie hinzu, indem er durchscheinende Elemente über farbenfrohe, verschwommene Hintergründe legt.
Wichtige Persönlichkeiten: Der Stil wurde stark vom Designteam von Apple populär gemacht.
Hauptmerkmale:
- Milchglas-Effekt: Das charakteristische Element ist eine Hintergrundunschärfe, die ein durchscheinendes, mattiertes Glas-Aussehen erzeugt.
- Geschichtete Tiefe: Objekte schweben übereinander und schaffen eine klare visuelle Hierarchie.
- Subtiler Rand: Ein heller, 1px-Rand wird oft auf das durchscheinende Objekt angewendet, um es vom Hintergrund abzuheben.
Moderne Anwendungen: Weit verbreitet in modernen Benutzeroberflächen für Dashboards, mobile App-Karten und Website-Elemente, um ein leichtes, luftiges und futuristisches Gefühl zu erzeugen.
Eine durchscheinende Milchglas-Karte, die über leuchtenden Farben geschichtet ist – dieses Glassmorphismus-UI-Design schafft Tiefe und Klarheit mit einer leichten, futuristischen Ästhetik, perfekt für moderne Dashboards. Erstellt mit mew.design.
Berühmte Werke: Apples macOS Big Sur-Oberfläche, das iOS-Kontrollzentrum und Elemente des Microsoft Fluent Design Systems.
→ Entdecke den neuesten UI-Trend: Glassmorphismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist der Unterschied zwischen Art déco und Jugendstil?
Am einfachsten kann man es sich so merken: Beim Jugendstil dreht sich alles um fließende, organische und von der Natur inspirierte Kurven (denk an Ranken). Bei Art déco geht es um scharfe, symmetrische und von Maschinen inspirierte geometrische Formen (denk an Wolkenkratzer).
Ist Minimalismus immer noch ein beliebter Designstil?
Ja. Minimalismus bleibt einer der beliebtesten und zeitlosesten Stile, besonders im digitalen Design, im Corporate Branding und in Luxusmärkten. Sein Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Klarheit macht ihn unglaublich effektiv.
Wie viele Grafikdesign-Stile gibt es?
Es gibt keine definitive Anzahl. Stile entwickeln sich ständig weiter, vermischen sich und tauchen wieder auf. Dieser Leitfaden behandelt die wichtigsten und bekanntesten, aber Designer schaffen ständig neue visuelle Sprachen.
Kann eine Marke mehr als einen Designstil verwenden?
Im Allgemeinen ist Konsistenz der Schlüssel zu einer starken Markenidentität. Eine Marke kann jedoch einen Kernstil haben und Elemente eines komplementären Sekundärstils für spezifische Kampagnen oder Untermarken verwenden, solange es beabsichtigt und nicht chaotisch wirkt.
Fazit
Grafikdesign-Stile sind die mächtigen visuellen Werkzeuge, die wir verwenden, um Geschichten zu erzählen, Emotionen hervorzurufen und dauerhafte Verbindungen aufzubauen. Von der historischen Eleganz des Jugendstils bis zur klaren Funktionalität des Flat Designs bietet jeder Stil eine einzigartige Möglichkeit zu kommunizieren. Das Verständnis dieser Optionen ist der erste Schritt zum Aufbau einer wirklich überzeugenden Marke.
Bereit, eine Grafik zu entwerfen?
Bei Mew Design sind wir darauf spezialisiert, Markenidentität in überzeugende visuelle Stile zu übersetzen. Egal, ob du dich zum zeitlosen Minimalismus oder zum kühnen Maximalismus hingezogen fühlst, unser KI-Design-Agent kann dir helfen, einen Look zu schaffen, der wirklich verbindet.
Generiere deinen Stil mit Mew Design